2023年油画绘画心得(通用15篇)
传记是以生平事迹为主要内容,叙述一个人一生经历和成就的一种文学形式。最后,仔细检查和修改总结文章,确保语法和拼写的准确性。以下是一些成功人士的心得体会,相信会对大家有所启发。
油画绘画心得篇一
第一段:引言
油画是一种绘画技巧独特的艺术形式,其丰富的色彩和质感给人带来强烈的视觉冲击。而油画棒作为一种常用的绘画工具,其独特的笔触和绘画效果,使得它成为众多绘画爱好者的首选。在我的绘画探索中,我深深地感受到了油画棒的魅力和乐趣,并且从中获得了一些宝贵的心得体会。
第二段:选择合适的油画棒
在绘画过程中,选择合适的油画棒是非常重要的。油画棒的硬度和柔软度直接影响到绘画效果的表现和细节的表现。对于绘画细腻度要求高的作品,我通常会选择较软的油画棒,以便于更好地控制颜料的上色厚度和质感。而对于一些大胆概念的作品,较硬的油画棒则能带来更加粗犷的笔触和质感。因此,对于初学者来说,熟悉和掌握不同油画棒的特性,选择合适的工具非常重要。
第三段:色彩的运用
油画棒以其浓郁的色彩是其特点,因此在绘画过程中能够将色彩丰富地呈现出来是非常重要的。我发现,在使用油画棒时,可以通过混合不同颜色的油画棒来创造出更多元的色彩效果。同时,合理的运用颜色的叠加和渐变,能够制造出丰富的光影效果,在画面中增加层次感。此外,通过将油画棒刻过、拧扭、抹擦等技法的运用,也能在画布上创造出更加丰富的质感和纹理,增加作品的艺术感。
第四段:绘画过程中的注意事项
在使用油画棒进行绘画时,还需要注意一些细节,以确保作品的质量。首先是颜色的清洁,由于油画棒的颜料质地较厚,因此需要经常清洗颜色,以保持色彩的真实和准确。其次是画布的表面处理,油画棒容易在画布上留下明显的笔触,因此在绘画前可以适当地涂上一层均匀的底色,使得作品看起来更加光滑和连贯。此外,对于一些大型画作,油画棒在作画时较易碎裂,因此可以辅助使用一些其他的工具来进行绘画,如画笔等。
第五段:从绘画中获得的收获
通过使用油画棒进行绘画,我不仅仅学到了更多关于色彩和质感的知识,还培养了一定的观察力和创造力。油画棒的独特笔触和质感使得我能够从不同角度去审视和感受事物,用自己的方式去表达。在这个过程中,我享受到了创作的乐趣和成就感,也感受到了绘画所带来的内心平静和审美的愉悦。
总结:
油画棒绘画是一种具有独特魅力的艺术形式,通过深入了解和掌握不同油画棒的特点和技法,合理运用色彩,注意绘画过程中的细节,我们可以创作出自己独特的作品,获得更多的艺术享受和成长。油画棒绘画不仅仅是一种技巧,更是一种沉浸其中的心灵流淌和情感表达,希望通过不断的实践和探索,我能够在油画棒绘画的道路上越走越远,创作出更加出色的作品。
油画绘画心得篇二
近年来,油画棒绘画逐渐流行起来,成为了许多小学生喜爱的创作方式。我也是其中一员,频繁地使用油画棒进行绘画,不仅让我感受到了快乐,也让我体会到了一些绘画的技巧和心得。接下来,我想分享一下我的绘画心得。
第二段:材料的选择与使用
在使用油画棒进行绘画时,首先要选好颜色。我通常会挑选光照、色彩、饱和度和颜色的对比度较高的颜色,以凸显出画面的层次感和艺术感。其次,使用油画棒时要掌握好用力的程度,用力过大会让颜色显得过于深重,容易导致画面变得过于浓烈,而过于轻柔则会影响到绘画的表现力。最后,使用油画棒还要注意色彩的搭配和过渡。在此过程中,可以通过刷过颜色的油画棒轻轻调和两种颜色之间的交界处。
第三段:创作过程中的技巧与方法
在绘画的过程中,选择一个合适的角度进行绘制能够使画面显得更加立体。此外,涂抹油画棒的方向也是十分关键的。通常来说,线条越近垂直,画面就越显得舒适和自然。在绘制物体的形状时,也需要边框线实现透视,从而让画面更加丰富。
第四段:绘画心得体会
通过经常使用油画棒进行绘画,我发现,绘画与生活息息相关,只要留意透视的差异与细节的处理,我们就能捕捉到世界中的精妙之处,领略到它的美。同时,也不要害怕出错,创作需要勇气和耐心,如果我们遇到难题,就要相信自己的思考和想象力,最终肯定会找到解决方案。
第五段:总结
在学习和探索油画棒绘画的过程中,我们需要不断的涌现出新的想法,并不断提升我们的绘画技巧和表现力。借助油画棒的特殊效果,加上我们的创作理念,我们可以创造出独一无二的作品,为人们奉献更多的艺术之美。
油画绘画心得篇三
油画绘画是一项非常有艺术性的创作活动,它的魅力在于可以通过画笔和色彩表达创作者内心的情感和思想。近年来,随着人们对艺术的重视度不断上升,越来越多的人开始学习油画绘画,这也让我受到了启发,开始了学习油画绘画的旅程。在这个过程中,我不断地思考和感悟,不断地摸索和实践,逐渐形成了自己的一些心得体会,希望能够与大家分享。
第二段:认识和理解油画绘画
在接触油画绘画之前,我对这项活动的认识和理解比较肤浅,甚至简单地认为只要有一支画笔和几支颜料就能画出一幅油画。但是,随着学习的深入,我逐渐领悟到油画绘画所包含的远不止这些,更多的是对色彩、结构、构图、线条等方面的理解和掌握。例如,在画一幅人物肖像时,不仅仅需要掌握肖像的各个部分的结构和比例,还需要通过色彩的运用来表现人物的气质和特点。这样的认识和理解让我深感油画绘画的复杂性和艺术性。
第三段:艺术的独特性和个性化
了解油画绘画之后,我开始进一步思考艺术的独特性和个性化。一副优秀的油画作品必须有自己独特的风格和表现手法,这才能引起观者的共鸣和情感共鸣。但是,如何发掘和展现自己的独特性和个性化,是一个非常具有挑战性和难度的问题。在实践过程中,我发现要充分发挥自己的个性化特点,需要大量的实践和摸索,不断地挑战自己和打破陈规。
第四段:坚持和自我提高
学习油画绘画并不是一朝一夕之功,如果想要取得真正的进步,需要在坚持和自我提高上下一番功夫。在学习过程中,我总能听到一句话:“多画,多画,再多画”,这也是最实际的建议。只有通过不断的画画,才能在实践中逐渐提高自己的手艺和技术,找到更好的表达方式和艺术创作途径,这样才能达到更高的水平。
第五段:总结
总的来说,油画绘画是一项非常有意义和挑战性的活动,它能够让我们通过画笔和色彩表达自己的情感和思想。在学习的过程中,我们不断地认识和理解油画绘画所包含的远不止表面的那些,同时也在不断地挑战自己和提高自己的手艺和技术。只有坚持和自我提高,才能逐渐找到自己的独特性和个性化,画出更加优秀的油画作品。在今后的学习和实践过程中,我将继续努力,不断地丰富自己的艺术创作体验和技术水平。
油画绘画心得篇四
油画棒是一种极具创意的绘画工具,可以用来画出相当绚烂的画作。在我很小的时候,我就喜欢各种绘画工具,而油画棒就成了我最喜欢的一种。这种工具使用起来非常简单,充满了艺术性。在绘画中,它可以达到很多效果,让我感到无穷的魅力。今天,我想分享一下我对油画棒绘画的心得和体会。
第二段:油画棒的特点
油画棒最大的特点在于它的色彩浓郁、均匀且易推染。它采用的是油性颜料,可以让画家在画面之间产生强烈的对比色彩。另外,油画棒的质地非常厚实,因此对画面的层次感和质感处理非常友好。即使没有经验,也可以使用油画棒制造出精致的质感效果。
第三段:油画棒的绘画技巧
虽然油画棒是一种和定型的绘画工具,但它也需要一定的技巧来使用。可以先用油画棒画出一层大面积,这样可以很好地铺设颜色。然后,可以用棉花棒或刷子在画面上进行压光或刷上油涂料,获得更好的质感和柔和的过渡。
第四段:进行油画棒绘画
在使用油画棒的过程中,最重要的是保持淡定和耐心。油画棒是一种不可以矫枉过正的绘画工具,因此不能随意挥洒。要认真的每一笔,每一个角度,甚至是每一个色块都要慢慢细致的涂抹。只有这样,画出来的作品才会美丽、精美且具有艺术性。
第五段:总结
总之,油画棒是一个非常有趣和有用的绘画工具。它可以让绘画变得更容易,让人们可以轻松地将自己的想法和灵魂呈现出来。当用心用手去创造一幅作品的时候,我们可以发现美的感性与智慧的脉动在那里。作为小学生,学会用油画棒来绘画有助于我们不断的提高自己的创造力和想象力,同时也可以让我们在绘画中找到快乐和成就感。
油画绘画心得篇五
一、引言(150字)
油画棒绘画是一种传统的绘画技法,它以其丰富的色彩和粘稠的笔触受到了许多艺术家和绘画爱好者的青睐。作为一名热爱绘画的个人,我在使用油画棒绘画时有着自己独特的体会和心得。接下来我将就油画棒绘画的材料选择、技法运用、创作灵感等方面,分享我对油画棒绘画的个人感悟。
二、选择适合的油画棒材料(250字)
油画棒的选择对于绘画的结果起着至关重要的作用。对于初学者来说,我建议选择质量较好的中低档油画棒,因为它们价格适中,对于初学者来说是一种较为经济的选择。同时,挑选一些常用的基本色彩,如红、黄、蓝等,可以在绘画时更好地进行配色。
三、合理运用油画棒的技法(300字)
油画棒绘画的技法非常丰富多样,在运用技法时需要根据自己的创作需求和创作主题加以选择。最经典的技法之一是毛笔涂法,通过重叠、叠加和混合不同颜色的油画棒来创造出层次感和纹理感。另外,还可以运用刮刀技法,利用刮刀将油画棒刮出的颜料铺展开来,形成细腻的质感。此外,还可以尝试新的技法,如用手指或棉签晕染,加入其他媒介来丰富创作。
四、寻找创作灵感(300字)
创作灵感是油画棒绘画的重要补充。我常常在大自然中寻找灵感,如参观自然风景,或在公园散步,开阔的视野和清新的空气能够启发灵感。此外,参观艺术展览和画廊也是获取创作灵感的好方法,看到其他艺术家的作品可以激发我们自己的创造力。此外,尝试多样的题材和风格也是培养创作灵感的方式之一。
五、总结发展(200字)
油画棒绘画是一种灵活多样的绘画技法,它不仅有丰富的色彩和笔触,还能够通过技法和灵感的运用,创造出独特的艺术效果。在绘画过程中,我们要注重材料的选择,根据需要运用各种技法,同时寻找创作灵感来丰富我们的创作。通过不断的练习和实践,我们可以更好地掌握油画棒绘画的技巧和突破创作的局限。让我们共同享受油画棒绘画所带来的创作乐趣,不断提升自己的绘画水平。
油画绘画心得篇六
我是一名小学生,在画画方面一直以来都有浓厚的兴趣。最近,我开始尝试使用油画棒进行绘画。在这个过程中,我深深感受到了油画棒绘画的魅力和乐趣,也积累了一些心得体会。今天,我来分享一下我的油画棒绘画心得和体会。
第二段:认识油画棒
油画棒是一种非常方便的绘画工具,它的颜色饱满、色彩丰富、易于携带、易于保存。我喜欢在日常生活中随身携带一些油画棒,随时随地可以拿出来练习绘画,比如在车上、在课堂间歇、在户外等等。油画棒的颜色可以直接按压到画布上,也可以用手指或工具进行混合。在使用油画棒的过程中,我也发现了一个小技巧:在绘画时,可以先用较浅的颜色填充,然后再使用较深的颜色描绘细节,这样可以更好地保持色彩层次。
第三段:油画棒的绘画技巧
在使用油画棒时,需要注意一些绘画技巧。首先,要选择合适的画布或纸张。油画棒可以在多种材质的画布或纸张上使用,但不同材质的材料会影响油画棒的呈现效果。其次,要注意色彩搭配和色彩层次的处理。油画棒的颜色非常丰富,但是要注意避免同色系或者三原色的冲突,同时也要注意色彩的深浅搭配。最后,要注意手势的控制和过度揉搓的问题。使用油画棒,手势的控制非常重要,尤其是对于颜色的叠加和混合,需要细心地掌握。过度揉搓会使颜色失去鲜明度,也容易损坏画布或纸张。
第四段:油画棒的绘画体验
用油画棒进行绘画的过程非常享受,而且容易入手。在绘画过程中,我可以无需考虑太多的细节,只需要随心所欲地发挥想象力,油画棒可以帮助我轻松地实现自己的想法。而且,颜色层次丰富,可以随手创造出多种效果,常常能给我意外惊喜。它有时候也是一个好的放松方式,让我忘记了学习和作业的压力,认真地沉浸在绘画的乐趣之中。
第五段:结尾
尝试使用油画棒绘画让我更热爱绘画,也拓宽了我的画画技能和视野。在未来,我还会不断尝试更多绘画工具,并且继续探索绘画的乐趣。同时,我也希望这些心得体会可以帮助到其他的绘画爱好者,给他们带来启发和帮助。
油画绘画心得篇七
厚涂法(用具:调色板、画刀)使用柔软的油画棒,可以产生类似油画的厚涂效果。制作柔和的油画棒肌理:紧贴画纸反复擦拭油画棒,很快形成黏土状。用画刀或手指蘸上这种油彩作画。厚涂技法也可以通过另外一种方法完成,即把油画棒用力挤压在纸上,在表面涂上一层厚厚的颜色。
模版作画法(用具:纸模、美工刀)剪切一块纸板制作模版,放置模版在纸上,然后用油画棒在空白处填色,移开模版,会产生一个分明、厚实、不透明的图案。相似但相反的效果可以通过以下方法得到,把从模版上切出的部分放在纸上,用油画棒沿边上色,可以画出一个中空的图案。另外一种模版制图的技法是:在纸模的边上上色,然后用手指沿边向内擦拭,可以产生淡淡的透明色彩。不同的油画棒用量带来从厚、不透明到浅、透明色的多种效果。
遮挡法(用具:不透明胶带、美工刀)这种技法能产生有趣的图形和层次。把模面或制好的胶带置于纸上,然后用油画棒在胶带和纸面上上色,移去胶带,就产生轮廓清晰的`线条。要画曲线,先用美工刀把胶带切成曲状,依照上面的程序即可制作弯曲的线条和图案。
铺盖表面法(用具:美工刀、粉彩棒、画笔)把粉彩棒一类的硬蜡笔用在油画棒画面上,可以产生粗糙的表面效果。首先需用美工刀把粉彩棒刮成粉状,用指尖或画笔清涂粉彩棒粉,色粉轻轻地粘在油画棒画的油性表面,产生粗糙的表面效果。使用荧光和珠光粉彩棒效果更好。
油水分离法(用具:调色板、水彩、画笔)在油画棒绘制的 画面上刷上水彩,产生明显的油水分离效果。由于油画棒以油和蜡为基料,水彩“抗拒”与之混合,一种独特的油水分离效果达到了。
酒精的使用法(用具:酒精、画笔、针、棉布)酒精可以用来擦去油画棒色或溶解油画棒使之象油漆一样刷写。一块酒精浸透的棉布用于擦去油画棒色,或混合多种油画棒颜色,用针刮油画棒色覆盖的表面,再用酒精擦拭可以产生蚀刻效果。油画棒和其他绘画材料混合使用法 油画棒用途广泛,适合和其他画材一起使用。混合使用的作品效果和油画棒画区别很大。发现油画棒的多姿多彩和完美性能。
油画绘画心得篇八
油画作为一个体系完整的画种,先是服务于封建体制落没后的新兴贵族的家族生活、社交生活和政治生活,以肖像画或情节性肖像画为主,下面为大家介绍一下油画的绘画技法!
在画布上,画刀将突起的颜料刮除,留下了那些陷于纹路之间或多或少的颜料,当使用的底材是平滑的板子时,刮除颜料之后会留下非常平坦的,几乎没有任何肌理的颜料层。
无论你是用什么底材,通过反复刮除颜料(每次增加颜料都要等上一层的颜料干透)制造的效果都是用任何传统方式所难以达到的。詹姆斯·惠斯勒在不经意间发展了这个技法,因为在画肖像时,由于他更喜欢重新开始而不是覆盖,所以他常常在结束一个阶段时对画面的颜料进行刮除。当在对一个白裙女孩的肖像画进行颜料刮除之后,他突然发现画面看上去又轻薄又透明,这就是他所希望能绘制出的布料那种精美柔和的理想效果。
在一个白色的底子上进行刮除,底层的光亮感会透射出来,得到像罩染一样的效果。如果在有色底上进行,这个技法能够使颜色产生微妙的变化。
1.刮除法适合于制造朦胧气氛。画面已经进行了一遍颜料的刮除,因此影像有些许陈旧的感觉。
2.从这个局部能清楚看出颜料被从画布纤维的凸起处刮除,但是保留了一些在纹理壑处的颜料。就像在这里看见的,刮擦有时能够制造出一些斑纹效果。
3.现在在画面上添加更多的颜色和调子。这些颜料最终也会被刮除,以随机的方式留下一些旧颜料和新颜料。事实上,这些颜色会产生光学混合效果。
4.在画面上涂上一些偏蓝和偏绿的颜色,然后用画刀刮下来。
5.现在再把湖岸的树重新刮一遍来增强迷雾的效果。这个技法制造的水平条纹,把薄纱似的云雾感表现得很生动。
6.用画刀对早先画在山坡上的白颜料进行部分刮除,这样这些单薄的颜料就会微微地融进天空的颜色中。
一幅画在某些阶段常常会因为表面堆积了太多的颜料而无法再继续下去。任何新画上的颜料都只会与下面的颜料混合在一起,会产生令人沮丧的污浊感,这样先前的画面效果也会因此受到影响。当遇到这种情况的时候,就可以用“唐克法”来去掉画面上多余的颜料,这个方法以亨利·唐克斯的名字来命名,他曾是伦敦史莱德艺术学校的绘画教授。具体方法是:用一张有吸收力的纸,例如报纸或是厨房用纸放在画面颜料过多的区域或是整个画面上,用手掌在上面轻轻地摩擦后小心地揭下来。这个方法移除了画面顶层多余的颜料,让画面拥有了最开始的单薄以及更柔和的轮廓线,这样就为接下来的工作提供了一个理想的基底。
唐克法在肖像画的绘制中非常有用,因为它能够去除细节的同时留下头框架的大结构。通常,脸部细节尤其是眼睛和嘴巴稍有错位,都会破坏整个肖像画与对象的相似度。为了尽可能的让它们准确,你会一层又一层地反复刻画而过多堆积颜料。有时唐克法可以用于促进画作的完成,你只需要再加一点点的修饰,甚至完全不需要再进行任何改动。
1.画面出现了常见的颜料堆积过厚的问题。很显然在这个厚涂的程度上,画面还需要进一步地刻画。
2、3.用报纸或是其他有吸收力的纸张小心地盖左画面上来实施唐克法,用手掌在上面平稳地摩擦,确保最上层的颜料能够被纸张所吸附。然后把粘着颜料的纸张慢慢地揭下来。
4.在完成了唐克法之后,只有薄薄的一层颜料留在了画面上,笔触和细节都被去除了能够作进一步刻画的理想表面。只要你喜欢,在整个创作过程中你可以随时使用唐克法。
油画刮痕技法的名字来源于意大利语“graffiare”,有刮的意思:任何坚硬的物体都能拿来刮刻画面,例如油画笔的笔杆、刮刀、叉子甚至是梳子等,表层湿润的颜料被刮刻之后,在下层已经干燥了的颜色就会从刮痕中透出、可以在颜料上挂出任意宽度的线条,并且在分开的色层之间要确定是要制造明度对比还是补色对比。例如,在深棕色的颜料上刮刻露出浅蓝色,或是在深绿色上刮刻露出底下更浅更亮的绿色。
刮痕法常被用来精确刻画头发和皮肤上的褶皱,还有平坦物体表面上的痕迹,例如墙面和人行道。伦勃朗在他的作品中广泛使用了这个技法,用笔杆在厚实湿润的颜料上刮画来强调人物独特的胡须,及衣领花边上的图案。阴影的区域可以用刮痕物进行排线式的刮刻,显露出黑色的画底色:海面上的微波、明亮天空、叶子的光斑、火焰中的光亮和火化都建议使用这个技法来表现。
线痕的质感取决于颜料的厚度和干燥的程度。尽管在颜料彻底干透的时候,也可以用足够锐利的工具进行刮刻,但是这样刮出的线条就会是白色的,因为所有的层次都被刮去了,只露出底料的颜色,当然在表现某些特定对象时也可以这样做。然而,最好避免在坚硬板材的干颜料上进行刮刻,因为这样很可能会损毁板材。
1 木质桌子的底色用了相当厚的颜料。在接下来的过程中将用刮痕法在这些厚颜料上表现木头的纹理——深棕底色。
2 小桌巾在进行刮刻之前先涂成白色
3.用一把油画刀来“绘制”桌面的木纹。
4.用这个技法能够很完美地刻画出木节。
5 如果之前你在画面上堆积了过多的颜料,这也是一个能在厚颜料上画出细线的好办法。这里的线条是用油画笔杆的顶端画出来的。
6 用一支铅笔在仍然湿润的颜料上画出小桌巾的复杂花纹。就像早先使用的油画笔杆一样,这个方式将颜料刮到两边,会留下铅笔画过的痕迹,棕色的底子就会从这些画痕中透出来。
有时你可能会发现画笔和画jj制造出来的肌理不符合你的表现需要,或者你只是想尝试一下不同的绘画方式。油画颜料的慢干性和可塑性使得我们能够在涂了颜料的底子上用不同的物体压印出不同的纹路,这样我们就可以重塑画面的肌理。基本上所有的物件都可以用来为画面制造肌理——有洞的(漏勺)、有沟槽的(叉子)、有锯齿状边缘的(锯片)或是任何开放式结构的物体都能留下令人满意的痕迹。颜料的厚度、按压的力度和其他的一些因素都会影响肌理和印痕的质量,所以多尝试一些效果。在进行真正的创作之前,试验是必不可少的。
油画技法印压法或许很接近于非具象画法,由于油画颜料的表面质感这一非常重要的因素,这个方法已经被许多当代艺术家成功地用来为画面制造肌理。
用胶卷罐的底部在粉红色的厚涂颜料上印压出痕迹。一些地方的粉色颜料已经褪去露出了红色的底子。
这个有棱纹的肌理采用的是吸除法,这个方法与压印法相似。在这个情况下把一张不吸水的纸放在颜料上,然后把纸拉掉。砖块的图案是用火柴盒的底部印压的。
罩染就是用一层透明的薄颜料覆盖在一个已经干燥了的画层上,这个画层既可以是厚的也可以是薄的。由于底层的颜色可以透过罩染层显现出来,所以这与任何不透明画法所得到的效果有很大的区别。
文艺复兴时期的画家使用逐渐加重的颜色层层叠加来得到很明亮的红色和蓝色,不透明的颜料在这个技法中的用量很少,有时甚至是完全不用,但在颜料比较厚的绘画中,使用罩染技法同样也会有不错的效果。
伦勃朗就是用厚重的碳酸铅自来堆积出肖像画的亮部,然后再以一系列的罩染层来进行表现,透纳也使用同样的手法绘制出了他那些遥远又明亮的天空。伦勃朗总是用透明颜料来绘制暗部,这样使得暗部既透明又有一种虚幻的效果——观众从视觉上会很难判断出画中光线照射的方向。
由于使用罩染技法可以改变画面的'颜色,它也被当作是混合颜色的一种方法,例如,透明的群青罩染在黄色上会得到绿色,同样深红罩染在蓝色上会得出紫色。
在进行罩染之前先要确保早前的色层都已经完全干透。如果要直接在底画上进行罩染,底画可以直接使用丙烯颜料(在同样情况下它能在几分钟内干透)来绘制。油性罩染,或者可以说是所有的油画颜料,都能够完全地覆盖丙烯画层,但是丙烯颜料却无法附着在油性画层上。
最好的罩染材料是那些为达到这种目的而特制的媒介剂,如果你不能确定选择哪种,可以向画材商咨询。生的亚麻仁油是不合适拿来调色的,因为在颜料中加入高比例的油是为了让颜料变得透明,而生亚麻仁油只会使得颜料从画面上流下来,或是让罩染层之间相互产生混合。
这是一个让人着迷的技法,它横跨了油画和版画两个画种。德加经常使用这个技法进行创作,现在它已经被艺术家们广泛地利用。这个技法分为两个步骤。首先,在一块玻璃或是无吸收性的表面完成绘画,然后把一张纸盖在上面用滚筒在纸面上滚动,或者是用你的手来轻擦,把纸小心地揭下来,你就会看见纸上出现你原来绘制图像的一个“转印”。
如果效果满意就可以留下来,或者等颜料干了之后再用颜料或是油画棒进行再加工。这个技法需要做一些尝试来找到合适转印的颜色稠度,颜料同样需要湿润,但是不能太厚不然形象会变模糊。不管怎样,实验都是令人兴奋的,冈为在试验中我们总是能得到各种偶然出现的效果。
第二种方法就是在整块玻璃上均匀地涂上颜料,然后等颜料变得只有少量的黏性的时候再用纸盖在上面。这个方式的特别之处在于可以在纸的背面(顶上)进行选择性的加压,只有被刮压的地方颜料才会印在纸上。但是如果颜料太过湿润,那么所有的颜料都会被吸附到纸上,这个实验就会有失败的风险。
使用这个方法可以得到各种不同的效果,改变你刮画的线,通过在纸上压些物体来创造一些肌理。你也可以印刷两种或者多种颜色,只需要在玻璃上使用不同的颜色即可。不过这将会耗费更多的时间,因为在印上另一层颜色之前你先要等第一层的颜料干透。
这个技法是使用很小的色点来进行绘画的一种方法,在整幅作品上这些色点紧密地排列但是不会重叠。它从印象派色彩分割的理念中演变而出,为乔治·修拉所倡导,他更乐意使用新印象主义这个术语来为此归类。修拉着迷于对色彩理论的研究。当时法国科学家谢弗勒和鲁德在研究光和色性质上发现,当颜色彼此紧密排列在一起时就会在观者的眼中产生混合。这个发现对修拉产生了很大的影响。光混合原理之后被用于彩色电视和彩色印刷(整幅作品由无数三原色的色点组成)。
修拉不仅仅用这种方式制造了颜色视觉上的第二、第三次混合,并且利用谢弗勒的另一个理论来证明当需要强调一个颜色的亮度时,只需要在旁边画上它的补色即可,反之亦然。
相对于一些喜欢快速覆盖画面的艺术家来说,修拉的作品中使用的是非常有限制性的技法。保罗·西涅克、卡米耶·毕沙罗,还有亨利·埃德蒙·克洛斯一开始也热衷于此,但是他们很快就开始用更大的色点来代替小色点,所以他们的作品更注重于构图而不仅仅是光学理论和点彩效果。
这个技法是由德加发明的,在土鲁斯-罗特列克的作品中也有运用,就是使用松节油来混合油画颜料,使油画颜料的稠度变得跟水粉颜料一样,来制造出亚光的效果。德加不喜欢又油又厚的颜料,有时他会趁颜料还是湿润的时候将颜料从画布上刮下来,然后得到一种他所喜爱的柔和并且类似壁画的效果。
他经常使用没有涂过底料的木板或是裱在画布上的纸来进行绘画,这些底材能够吸收掉颜料中大部分的油脂。薄颜料把底材表面的所有纹路都去掉了,从而得到平涂颜料的效果,他发现这可以作为很理想的初稿。
罗特列克沿袭了德加的方法,也在木板上进行绘画。他主要以线条米进行绘画,并且大量使用稀薄的颜料。他的一些板上绘画看起来很接近于色粉笔绘画。
色粉画这个技法现在仍被那些与德加一样不喜欢油质颜料的画家们所使用。通过使用厚纸板或是未经处理的卡纸板来代替常用的调色盘,它们能够把上面颜料里大部分的油吸除。尽管这种“无油”的油画颜料看上去与水粉颜料很相似,但在使用上它更为简单方便,因为它用于画面顶层时不会影响到早先绘制的底层。这个方式很值得尝试,特别是在画速写方面。
油画绘画心得篇九
干性油遇氧会氧化凝固,媒剂油必须是干性油,重要的干性油有亚麻油和核桃油。但灶火烧制的亚麻油、核桃油并不附合作画的要求,因为它们已经氧化成固体了。可是生的亚麻油、核桃油又氧化得太慢,没有粘固能力。所以符合要求的只能是半熟的。半熟的亚麻油是调色油的主要成分。怎么制出来半熟的亚麻油呢?方法是将亚麻油盛到广口玻璃瓶里,口上封盖纱布,置于通风处曝晒一二个月,油液就会变得透明纯净、油质浓厚。油质的变浓是因为氧化作用的结果。将生核桃油变成半熟的办法同上。也有人用低温加热的方法处理生核桃油(见第二部分伊威尔一节)。花生油、豆油等不是干性油,没有固化作用,不符合绘画的要求 微信:lsz-ys 老深镇油画艺术。
松节油是最常用的油彩稀释媒介剂,由松脂蒸馏而成,药用的要纯于工业用的。纯净的汽油倒是可以代替松节油,但问题是它总是杂质多,挥发过快。所以最多只能用来洗笔。
光油关键物质是树脂,光油所含树脂不纯会使作品昏暗。配制光油的.用油可以是干性油,也可以是挥发性油。但是汽油不行,它杂质太多。通常用的松节油。光油里头,松节油同树脂的比例是2∶1,而要用这两种东西配合成媒剂的话,比例应该是3∶1,玛蒂脂和达玛脂是用于光油的两种上乘树脂,前者较昂贵,国内不产,后者也可用中药店里的“生乳香”代替。
半光光油 加了蜂蜡或硅石(sio2)。蜂蜡不超过1/4。
制法是把亚麻油或核桃油倒入浅盘中,盖上玻璃板,曝晒三五天即可。
丁香油滴入调色油,可使干的慢,也就是说滴入丁香油的调色油就是慢干油了。
成分里头有天然树脂和丁香油,如果不是在紧急情况下在不该中断的地方中断绘制,一般用不到它。
油画绘画心得篇十
幼儿绘画是一种把立体空间关系表现在平面的纸上的艺术活动,幼儿操作绘画时,其构图与造型能力与他的空间知觉能力有密切的关系。我们观察孩子的绘画作品会发现:他们绘画的立体感大多只能注意一些明显的前后位置的差别,不能察觉细微的变化,在一些物体间的透视不明显,或前后关系比较复杂时,会顾此失彼或用过去的形象来补充或调整,错误大大增加;尽管孩子绘画的立体感不成熟,但已开始萌芽,我们应该引导培养孩子绘画的积极性。
为此,按照由易到难的原则,排列了以下的课时活动,有步骤的培养幼儿的空间知觉能力,使幼儿掌握一些简单的绘画技能,让画面具有初步的立体感。
准备一只较大的盘子,将幼儿熟悉的水果:如苹果、香蕉、葡萄等随意放置在盘中,引导幼儿观察盘中水果的前后位置,注意后面的水果某些部分被前面的水果遮住,在绘画时,先画前面的水果,然后逐渐向后画,被遮挡的部分不用画出来。
在天安门图片的前面,放置几个民族娃娃,以各民族娃娃在天安门前拍照为题,引导幼儿观察:幼儿可以看到娃娃的脚的位置,比天安门城脚的位置要低,墙角越高,天安门离娃娃就越远;教幼儿用两条线画出娃娃和天安门的前后位置,先画娃娃,后画天安门。
结合国庆活动,引导幼儿观察周围的行人、彩灯或图片:它们置于无数个远近不同的点上,离我们近的位置低,远的位置高;作画时,教幼儿从低的下部逐渐向上画,并继续启发幼儿在画人群时,适当的画出前后之间的遮挡,使画面显得生动热闹。
在以上几次教学活动的基础上,课余还有组织室内外的幼儿独立观察作画活动,如室内画雨具(伞和套鞋),室外画房子等建筑物,从画面效果看,幼儿的立体感都有显著提高;在幼儿作画时,应该加强个别指导,站在幼儿的位置上,引导他们不断将观察的对象与自己的画面进行比较,让幼儿自己做出判断,纠正画面上那些明显不合理的部分,鼓励幼儿大胆尝试,要照顾幼儿的个别差异发展,切忌用成人的观察去代替幼儿,勉强他们去画那些他们暂时不理解的东西。
对幼儿画画中立体感的培养,是同幼儿对周围事物的兴趣,以及空间知觉能力的发展紧紧联系在一起,相互促进的。在教学活动中,还要多次带幼儿去公园、超市等实地参观、观察,扩大幼儿眼界,增长大量感性知识,这就体现出兴趣与观察能力是幼儿绘画立体感的前提。
油画绘画心得篇十一
从小,我就很喜欢涂涂画画。但是却没有耐心将画画完。上学后,我有幸进入学校的美术小组。画画的时候,老师经常教导我:“画画要细心,要细致观察和准确描绘周围的事物,这样才能成功。”听了老师的教导,我细心观察生活中的事物。就这样,我的画画水平逐渐提高,还在画画比赛中取得优异的成绩。画画和学习有密切的`关系。画画要细心细致才能把画好。
开始的时候,我并未未能领悟这个道理,后来在一次语文测验里,我终于领悟了。那一次测验写作文,我一看题目马上下笔,作文很快就写完了。可是试卷发下来的时候,却呆了,因为我的作文竟然扣了二十分,这是有史以来唯一一次离题的作文。这是由于我的粗心做成的。
从此以后,我无论在画画还是在学习中细心了很多。画画可以使人进入另一种境界,在画画中会使我学会宽容,学会体谅别人的难处。在人与人相处中难免有磨擦,同学间更加有小磨擦。就象有一次,一个同学不小心把我的铅笔盒碰到地上,如果在以前,我一定会不分青红皂白劈头就和同学争吵起来。画画后,我心平气和地跟他说没关系,还叫他别放在心上。
画画真的让人改变!通过画画,使我明白了一个道理:无论是学美术,还是在学习方面上,我们都要细致观察。这样才能把画和学习都做好!
油画绘画心得篇十二
学习绘画鉴赏已经有一学期了,其实刚刚开始的时候觉得一个理科生还是计算机科学与技术学院的学生为什么要去开这么一个课程——绘画鉴赏。
这学期学习了绘画鉴赏这门课程,同时也是第一次学习这门课程,当然初中高中有学过几年,多种原因没有坚持下去。嗯,是件挺遗憾的事情。
仅仅是画,还包含多方面的内容,所涉及的面也非常广泛,让我学到了许多,尤其是欣赏古代绘画时。学会了欣赏古代绘画,不能以现代的眼光去欣赏,而要结合历史,讲究意境、章法和笔墨。
通过了解知道:美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料,如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属等,塑造可视的平面或立体的'视觉形象,以反映自然和社会生活,表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。同时绘画鉴赏是运用感知、经验对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断,获得审美享受,并理解美术作品与美术现象的活动。美术鉴赏活动能帮助学生在欣赏、鉴别与评价美术作品的过程中,逐步提高审美能力,形成热爱本民族文化、尊重世界多元文化的情感和态度。
这学期我从不了解美术,到懂得欣赏美术;从无视美的存在,到学会发现美;从对美术不感兴趣,到喜欢上美术,这就是这学期学习美术鉴赏课的最大收获。美术欣赏课将我带到了一个全新的世界,带到了一个我以前从未涉足过的领域,带到了艺术的殿堂,我可以说出那些美丽的作品的故事,它让我发现原来世界是这么美,原来一个人的思想可以这样表达,原来先代们是那么的智慧。
通过美术鉴赏课,可以使我们的视野开阔,可以扩宽我们的知识面。在课堂上,我学到了很多知识,也让我学会了如何去真正地欣赏一幅画,以及画家画一幅画是抱着何种心情。还有作者到底在一幅画中所想表达的意思。
美术在现实生活中到处可以感受到美术的气息,一张桌子、悬挂的衣服等等,这些随处可见。学习了美术鉴赏课,让我受益匪浅,对生活粗略的观察也变得细心起来了。我渐渐的发现原来生活那么美好,有时观察一棵树,我会呆呆地看很久,仿佛自己身临其境。
通过学习本课程,可以使我们了解更多的美术知识,提高我们的美术鉴赏能力,培养我们的艺术审美兴趣,而这对提高我们的全面素质起着十分巨大的作用。
虽然这门课程只有一学期,不过我会一直学习关于绘画鉴赏的知识,我觉得绘画鉴赏课教我的不仅仅鉴赏的是一幅画同时也学会如何去看一个人,感谢丁老师一学期的辛苦教导,我会继续坚持下去。
油画绘画心得篇十三
油画离不开油色,但不是单纯意义上用油色画的。油画离不开素描,但油画也不等于素描加上颜色。五百年来的油画历史,展现出它在色彩上的基本特点和规律--条件色的规律。这是传统油画色彩技巧的精华和特征。而条件色规律的第一个关键问题是色调问题。
西方对条件色、色调规律的发现与运用约开始于十五世纪文艺复兴时期。以后逐渐深入普及,以致形成了他们传统的观察方法。这不只体现在他们的油画、儿童画中;在诗中以及小说中也都有所表现。
色调的提炼取舍,不是主观编造。正确的提炼取舍,必须能传达物象色调的精神。这就要做到准确、鲜明、生动、自然。色调不准,把早晨画成了黄昏,就失真。失去了所画对象的具体性、特殊性。不鲜明,虽有特点但不突出,画面效果就"温""弱",似是而非,含糊不清。不生动,就呆、死、缺乏生命力。不自然,就做作。
色调要统领全局,定调应在落笔之前。是暖、是冷?是明、是暗?是黄、是绿?画前应胸有成竹。尤其难在冷暖、明暗等分寸的掌握。分寸的掌握来自观察、写生、记忆。如阴天的天光、阳光,中午阳光与日光灯的光,三者全是白光,而三者又不能同时出现。难于在同一时间内比较,只能在记忆中进行比较。这就要有大量写生观察作基础才能奏效。
两种或两种以上的'色调同时出现时,每一色调自身必须统一。也就是同一色调中的各个局部色彩必须统一于这一基调之中。如《卢昂大教堂》亮面细部色彩是很丰富而有变化的,但它却不花。而且远看只觉得它是教堂的实体而不是色块堆砌,如果迷醉于细部色彩的丰富性,而忘了整体色调的统一性,结果既失去了色调也失去了色彩,留下的不过是五彩缤纷的颜料而已。更重要的是几种色调之间也应有主有次,并和谐统一于整体色调之中。如《卢昂大教堂》的画面,总色调是由三种色调组成:一是教堂亮面的暖黄色调。二是冷溯组成的兰天和教堂受大光影响之暗面。三是教堂门楣朝下的部分受地面暖色影响,形成冷中带暖的色调。三者之间有主调(教堂亮面)有辅调二和三。主调决定了全局的总色调与辅调相对比又相衬托,相互影响又相互渗透。你中有我,我中有你。既有局部的细微变化又统一于整体色调之中。
对油画家来说,掌握色调自然变化的规律和技巧,能够准确、鲜明、生动自然地描绘对象及其色调的特征,做到以色传神已是不容易的了。但高超的艺术家,绝不能以此为满足。应更进一步追求更高的境界。
画家眼中的物象是画家对物象的形象感觉和认识。画家眼中物象的色调也不是自然对象色调的翻版。而应是作者感情的形象表达,是作者与物象及其色调的主客观统一的产物。作为绘画语言的色调也只有能做到表达作者情绪和感情时才真正具有艺术性。 客观存在的色调本身,无所谓情绪和感情。它只能引起人们生理上某种反应如和谐、悦目或刺激等。但人们在认识世界和改造世界的过程中,对世界上的物象发生了这样或那样的关系,也随之产生了心理上的反映即这样或那样的情绪和感情。对某一物象色调的情绪和感情,也随景而生。这种色调与人们情绪的联系,只有确实反映了人们的共同感受时,它才能得到承认,才能引起共鸣,才有可能在艺术品中产生感人的威力。确切地说,一幅好的绘画,不是被画征服了,而是被作者的感情征服了。如:法国的画家米勒,在他的作品《晚钟》里,用朦胧的暖色调,描写了两个贫苦农民在一天的辛勤劳动之后,站在充满空气感的茫茫暮色中应和着远方教堂的钟声,向那并不存在的上帝祈祷幸福。他们虔诚但愚昧,朴实却无知,善良但贫穷,勤劳却很少收获,这是十九世纪法国贫苦的但未觉悟的农民感情的真实写照。画面上的暖灰色调处理得极为精细而充满感情:朦胧的空气感,似乎散发着泥上的香气,大地也在朦胧中展向与大气相接的遥远的天边,我们看到的是普通的人物,普通的环境,普通的色调。感受到的却是诚挚、朴实的感情。
色调与人们情绪的联系源于生活,画家也只有在生活中挖掘探索新的联系,才能丰富色调的表现力。
我们研究色调与情绪的联系,是为了运用色调抒发感情。感情是艺术的灵魂,没有感情,艺术就没有生命。
人都是有感情的。有情无意,不能形成艺术品。"意"是"情"的形象化的集中表现,艺术家不同于一般人就是因为他善于使感情转化为"意",并通过艺术语言创作出艺术品。中国画论中讲"立意",就是"情"的形象转化。"意"又是艺术品在作者头脑中的胚胎,也就是构思。
诗、文的立意,是通过语言。绘画的立意,要通过形象。而油画的立意,要通过色彩的形象,通过色调。色色调的分寸恰当,"意"就传达得明确,"情"也体现得充分,反之,色调与"意"相矛盾,"情"也无从表达。
油画立意不能离开色调,确定色调更不能脱离立意,色调应服从于"意"。所以色调服从于景,只能达到写实,色调与"意"的高度统一,才能在画中表现意境。
油画绘画心得篇十四
铺盖表面法(用具:美工刀、粉彩棒、画笔)把粉彩棒一类的硬蜡笔用在油画棒画面上,可以产生粗糙的.表面效果。首先需用美工刀把粉彩棒刮成粉状,用指尖或画笔清涂粉彩棒粉,色粉轻轻地粘在油画棒画的油性表面,产生粗糙的表面效果。使用荧光和珠光粉彩棒效果更好。
图例显示了把粉彩棒粉涂在纸模覆盖的画面上的基本过程。
油水分离法(用具:调色板、水彩、画笔)在油画棒绘制的 画面上刷上水彩,产生明显的油水分离效果。由于油画棒以油和蜡为基料,水彩“抗拒”与之混合,一种独特的油水分离效果达到了。
酒精的使用法(用具:酒精、画笔、针、棉布)酒精可以用来擦去油画棒色或溶解油画棒使之象油漆一样刷写。一块酒精浸透的棉布用于擦去油画棒色,或混合多种油画棒颜色,用针刮油画棒色覆盖的表面,再用酒精擦拭可以产生蚀刻效果。
油画棒和其他绘画材料混合使用法 油画棒用途广泛,适合和其他画材一起使用。混合使用的作品效果和油画棒画区别很大。发现油画棒的多姿多彩和完美性能。
油画绘画心得篇十五
引导语:油画绘画有着一定的技巧才能达到预期想要的效果,以下是小编整理的油画绘画技巧与效果,欢迎参考阅读!
罩染指的是在已经干燥的底层上建立一层新的透明或半透明膜层的技法。与其他技法相比上光这一过程会要求更加精细。温莎·牛顿丽坤原液是一种可以减少痕迹的优质罩染媒介。
用松散的画笔在底色上绘制出一层不透明或半透明的薄层,这种画法可以很好地保留在绘画表面时绘制的层次与其产生的效果。稀释颜料时可以使用温莎·牛顿丽坤媒介,而如果您期望得到一个厚重的肌理,可以使用厚涂媒介或半透明厚涂媒介。
利用鬃毛笔和高稠度油画颜料可以创造出点彩的效果。直接使用管中的原色即可,或使用温莎·牛顿丽坤半透明媒介将其调和亦可。
涂鸦画法,是指用尖头画笔、画刀及其它画具在潮湿的油画层中进行创作的技法。
这种技法在进行勾绘轮廓或添加细节时效果明显。如果您需要进行更多的操作,可以通过使用温莎·牛顿丽坤精炼亚麻油或者艺术家绘画媒介来延长颜料的干燥时间。
这是一种使用颜料进行厚重绘画的技法,它可以明显地保留笔触,并创造出肌理的效果。
温莎·牛顿丽坤厚涂媒介可以创造出肌理的效果,并提高颜料的透明性。如果需要更为厚重的效果,可以通过分层绘画分层干燥的方法完成。
许多艺术家都喜欢在绘画的初始阶段使用格里芬快干油画来进行底色的绘制,而后再用传统油画将其作品完成,这样的方式可以为他们节省大量的时间。
底色的绘制通常使用的是单色颜料。不过如果使用的是快干颜料,那么所有的色别均可适用。
润色是油画媒介的.一种用途,它是指用以补偿油画作品日益黯淡的光泽或作品底层的油性。这种情况的产生通常是由于原作的绘画表面质量较差、吸油率过高,或是由于原作使用了太多的溶剂而媒介用量却有所不足。当油画颜料干燥后,在应用温莎·牛顿艺术家绘画媒介时,应在确保画面洁净后有节制地擦拭在已经黯淡的绘画区域。
拭去表面的残余物,用一到两天的时间待其干燥。如果还有部分区域依然黯淡,待绘画表面重新成膜厚重复上一步骤。在油画颜料未恢复其应有的色泽前不应将其罩光。如果希望加快其润色的速度,可选择温莎·牛顿增稠亚麻籽油与白精油,按照1:1的比例混合。
如果把“肥盖瘦”换一种说法,变成“越柔韧,越靠上”,将会更容易理解一些。在利用罩染进行多层绘画时,所用到的媒介油比例应该逐层递增,以此来保证上层的颜料具备更好的柔韧性,从而尽可能地避免颜料干燥后开裂。